LANZAMIENTOS

FIEBRE AFROSÓNICA: LOS JERJELES PRESENTAN SU EP DEBUT

FIEBRE AFROSÓNICA: LOS JERJELES PRESENTAN SU EP DEBUT

Los Jerjeles presentan su EP homónimo, siete tracks de lograda fusión afrosónica que los sugiere como uno de los proyectos musicales de gran atractivo en el underground local.

_____________________

Por Rossana Montalbán

Foto portada: Juan Manuel Aburto

 

Surgido como un proyecto espontáneo entre ensayos y experimentación con vientos, pedales, guitarras, congas y distorsiones, nacieron en 2018 Los Jerjeles, el super combo afrosónico que reúne a miembros de bandas como Playa Gótica, Pirómanos del ritmo y Ram y los Mixes, un buen día se encontraron haciendo música bajo una misma premisa: la libertad sonora. Desde entonces, los ensayos no pararon, y poco a poco, en esporádicas presentaciones Los Jerjeles comenzaron infestar el circuito underground de la ciudad.

Haciendo uso de sus nutridos universos musicales puestos en práctica por largos años en diversos proyectos musicales de marcada estridencia, eclecticismo y visceralidad, en Los Jerjeles convergen el punk,  el afrobeat, la cumbia andina, el space rock y tanto más, dando forma a una consistente mezcla de candente psicodelia afro espacial, que emerge cada vez que sus integrantes dan rienda suelta al sonido de sus instrumentos.

Con ese mismo espíritu durante el caluroso verano de 2020, la banda inició, en el estudio de grabación del extinto Centro Cultural LOF, el proceso de registro de su primer EP, bajo la guía de Danilo Catalá y Ángel Marambio, quienes fueron los encargados de captar las canciones e improvisaciones de esta primera entrega. Trabajo que semanas más tarde se vio paralizado por tiempo indefinido, cuando la pandemia se instaló en el mundo.
Dos años de labor intermitente entre cuarentenas, terminaron por dar forma a este debut homónimo. Siete temas de explosivo ruido afrosónico donde la banda muestra sus credenciales paseándose por los senderos de la fiebre afrobeat que recuerdan a Fela Kuti, pequeños momentos de afro jazz, eufóricos lapsos de cumbia espacial y electrificantes detonaciones de cuerdas, percusiones y vientos donde todo se funde. Asimismo, destaca una lograda lectura de la antigua cumbia andina también conocida como chicha peruana o chichadélica, de alguna forma manifiesto implícito de la poderosa influencia tropical, altiplánica y latina presente en su adn. Mientras que la frenética «Chanchiwa», primer single, sobresale como pieza central y representativa de la propuesta de la banda.
El combo actualmente integrado por Matías Espinosa en guitarra, Pablo Madrid en batería, Cristóbal Loader en bajo, Pipa Ugarte en congas, Mati Pedreros, Feli Córdova y Rodrigo Maturana en vientos, Álvaro Ramírez en teclados, y Ervo Pérez en las perillas, llega por primera vez al bar cultural Klama para presentar en vivo, y de forma íntegra, su EP debut bajo lo que ellos mismos han denominado «una noche de psicodelia y desenfreno», al calor de las congas,  los vientos y las cuerdas, en el trance de la fiebre afrosónica.

La banda se presenta

este miércoles 6 de marzo

a las 19 hrs en Bar KLAMA

ENTRADAS EN PASSLINE

OLAS DE SONIDO: SATANIC WAVES EN SESIONES BOMBTRACK

OLAS DE SONIDO: SATANIC WAVES EN SESIONES BOMBTRACK

 

Satanic Waves, la banda oriunda de Pucón, aterriza en Santiago este viernes 25 de marzo en el marco de las Sesiones Bombtrack, presentando la edición en cassette de su álbum debut They Burn.

 

Por Rossana Montalbán

_______________________

Evocando la calma y la furia del paisaje de sus tierras, el trio proveniente de la región de la Araucanía, llega a Santiago para liberar la energía de un atmosférico y pesado rock stoner plasmado en su bien recibido disco debut They Burn, trabajo que desde su aparición no ha dejado de recibir auspiciosos comentarios en el circuito doom rock nacional e internacional, destacando su sólida ejecución y fusión de elementos recogidos del heavy rock, el stoner fuzz esencial o la psicodelia clásica de décadas pasadas puestas al servicio de una formula que suena actual y refrescante.

Desde las orillas del majestuoso lago Villarrica, en la ciudad de Pucón, Satanic Waves parece absorber en su poderoso heavy fuzz, la energía de un volcán en erupción, la calma inquietante de un lago y la imponente presencia de una araucaria, figuras y escenarios que aparecen entre los riffs densos y lisérgicos que la banda elabora como un preámbulo para encontrarse con la pesadez y furia de los pasajes más oscuros de su viaje sonoro exitosamente plasmado en un disco debut que comprueba la versatilidad del subgénero musical.

Compuesto de seis tracks, They Burn ahora es editado en cassette gracias a la iniciativa y especialidad de Bombtrack Distro, recuperando nuevamente el valorado formato para una banda local, y en una cuidada edición que además incluye como bonustrack la versión en vivo del tema «Snake of doom».  Tal suceso se celebra este viernes 25 de marzo, en el marco de las sesiones en vivo del sello, fechas destinadas a mostrar el material más reciente de su catálogo junto a la presencia de los proyectos musicales que forman parte de él.

Viernes 25 de marzo, Sesiones Bombtrack. Satanic Waves, 19 hrs, Bar Cultural Klama, Santa Filomena 17, Barrio Bellavista. ENTRADAS EN PASSLINE.

 

.

DEL PUNK AL BLUES: UN GUITARRISTA EN PRIMERA PERSONA

DEL PUNK AL BLUES: UN GUITARRISTA EN PRIMERA PERSONA

Editorial Camino acaba de publicar Del punk al blues, libro escrito por el guitarrista de Los Peores de Chile y Los Revoltosos, Jando Guzmán, autobiografía donde recorre su trayectoria musical inspirada en ambas escuelas, y que será presentada este viernes 18 de marzo en Aretha Soul Bar, con la música en vivo de Los Revoltosos, una velada organizada por Esqueleto Libros.

Por Rossana Montalbán M

__________________________

Músico autodidacta, pero antes que músico, un melómano seducido por el tormento y la crudeza del blues de antaño y la singularidad del slide guitar y del Lap steel, fascinación que continuaría con el punk rock, el rockabilly y el post punk, así comenzó la vida musical de Jando Guzmán, guitarrista original y actual de Los Peores de Chile y Los Revoltosos, quien durante su temprana adolescencia abrazó la guitarra llevado por el instinto y la obsesión por aquellos infecciosos y pioneros sonidos que sacudieron su oído y su cuerpo.

La vida mirada a través de un disco, un sonido, y una guitarra en busca de fusionar y matizar ambas escuelas, es en parte lo que nos cuenta el músico y autor en esta autobiografía salida de su puño y letra, en un honesto intento por compartir su historia, que como suele ocurrir, puede ser la historia de muchos otros, buscando una narrativa para esa trascendental y personal fijación que es la música y una vida entregada a ella.

Además de repasar esa melomanía decisiva, el relato de Guzmán es también un recorrido por su bagaje en la escena musical punk y rockabilly del Chile de los noventa hasta el presente, desde su vertiginoso viaje a los quince minutos de fama y exposición con Los Peores de Chile, y el trabajo tras su disco debut producido por Claudio Narea, hasta su regreso a las raíces con Los Revoltosos, dando forma a un testimonio que reconstruye, desde su vivencia y entorno próximo, la historia sobre la escena de aquellos años, aportando un nuevo registro al respecto.

“Al comienzo Jando y Klein escuchaban Punk, me pareció muy loco enterarme tiempo después que, al igual que yo, alucinaban con el Blues, sobre todo, con el Country Blues. Aquellos primeros temas que se grabaron hace casi 100 años, es decir, música arcaica, que ni siquiera suena bien. Música que no tiene marketing y que además nadie está tratando de vender. ¿Cómo esa música llegó a gustarles tanto? Ni idea. Es muy rara esa afición. Hay que ir un paso más allá, creo yo, y ser capaz de valorar la música por lo que es y no por cómo nos llega a través de los medios. Podían ser punk y blueseros a la vez, inteligentes y venenosos. Afortunadamente pude ser parte del nacimiento de muchas de sus canciones. Son Los Revoltosos, son Los Peores, son mis amigos, y me alegro de haber sido parte de su historia”  Claudio Narea

El libro publicado por Editorial Camino, sello independiente que tiene a su haber un extenso catálogo de lecturas musicales dedicadas a los sonidos de la contracultura, como por ejemplo, los títulos La canción punk de los ochenta de Christofer Lukinovic o Punk Chileno de Jorge Canales, entre otros, propone nuevamente una historia musical proveniente del underground escrita por un protagonista de ese universo que solo existe para quienes lo habitan.

Del punk al blues será presentado este viernes 18 de marzo, a las 19hrs, en Aretha Soul Bar, ubicado en Monjitas #625, Metro Bellas Artes. Una velada organizada por Esqueleto Libros, librería especializada en Cine, Música, Arte, Pensamiento Crítico y Contracultura, a cargo de la librera Tatiana Pino.  El encuentro contará con la participación del director de CFA Discos, Dennis Dañobeitía, y la música en vivo de Los Revoltosos.

Entrada gratuita.

Organiza e invita Esqueleto Libros y Casa Puyo Taller 55

AULLANDO DESDE URUGUAY : NIÑA LOBO PRESENTA SU DISCO DEBUT

AULLANDO DESDE URUGUAY : NIÑA LOBO PRESENTA SU DISCO DEBUT

Niña Lobo es la actual nueva banda favorita del indie rock uruguayo, tras debutar con sus primeros singles en 2019 y ser destacadas como mejor artista revelación de la escena local, este 2022 presentan su primer larga duración titulado «Lo que duró la vida de alguien».

___________________________________________________________________________

 

Desde Uruguay llega el sonido del quinteto indie rock Niña Lobo, la banda formada en 2019 por Camila Rodríguez, Camila Bustillo,  Julia Guerriero, Isabel Palomeque, y Andrea Pérez, tras la edición de su Ep, presenta su primer álbum Lo que duró la vida de alguien.

Desde su irrupción en la escena independiente uruguaya, el quinteto de músicas ha recogido auspiciosas críticas de la prensa y la adoración del público indie, llegando a convertirse en la banda sensación del circuito. En su sonido convergen los elementos más distintivos del indie, el garage, el punk y el pop de guitarras, logrando sintetizar una efectiva y atrapante alfombra de indie rock y dream pop donde predominan la muralla de cuerdas resonantes, las melodías envolventes  y los coros pegajosos .

«El concepto principal que define a las canciones es vivir a través de los ojos de otros y de personajes que le dan sentido narrativo a cosas tan ilógicas como el desamor o la pérdida de sentido. Nos encontramos con una Niña Lobo madura, que pasa por un proceso de introspección, autoconocimiento y cambia la perspectiva del mundo que la rodea, pero sobre todo, sobre ella misma». señaló la banda sobre el eje central de las letras del disco.

 

Diavol Strâin estrena “Herz der Niemand /Corazón de Nadie”

Diavol Strâin estrena “Herz der Niemand /Corazón de Nadie”

“Herz der Niemand/Corazón de Nadie” es el primer videoclip y single oficial del próximo LP de Diavol Strâin “Elegía del Olvido / Elegía del Horror”, que será presentado vía Streaming el 27 de Noviembre de 2021, y será editado por Hiss Records (Chile) y Young and Cold Records (Alemania).

__________________________________________________________________________

Diavol Strâin el dúo riot wave compuesto por Lau Molina e Ingnacia Bórquez, estrena su primer videoclip y single de “Elegía del olvido/ Elegía del horror”, su nuevo disco grabado en Estudios Lautaro,  que verá la luz este mes de noviembre. “Herz der Niemand /Corazón de Nadie” es el título de la canción que surgió como un manifiesto de repudio hacia la recurrente y tristemente célebre figura del padre ausente, ese «padre» que ha abandonado a sus hijxs, excluyéndose de todo compromiso pero que sigue que siendo llamado padre.

La letra de “Herz der Niemand”, “Corazón de Nadie” precisamente alude a esa omnipresencia libre de toda labor y responsabilidad, tal como señala el dúo. “La letra se posiciona desde la rabia de ser hijx-espectador de una figura que se construye desde una incógnita, de un padre que existe pero no se sabe quién es, una sombra”. Escrita y cantada en Alemán por su vocalista y bajista Lau Molina, quien pasó su adolescencia en Berlín y cuyo progenitor  germano representa el conflicto abordado en la canción.

El videoclip autoproducido por el dúo, fue grabado en diversas locaciones de Santiago durante el segundo semestre de 2021, evocando la estética de las cámaras Handycam de la primera década del 2000, en un guiño al pasado y a la preadolescencia o pre adultez como la misma banda la denomina, etapa donde, en teoría, se produce la toma de conciencia de los vínculos y de los afectos. La pieza audiovisual, también se aventura en sus imágenes a proponer la idea y la necesidad del desapego como otro proceso fundamental para la libertad y el crecimiento autónomo y la deconstrucción de la familia.

 

MIRA EL NUEVO VIDEOCLIP DE DIAVOL STRAIN AQUÍ

HAMMURAVI: DUALIDAD SONORA

HAMMURAVI: DUALIDAD SONORA

Hammuravi acaba de estrenar su segundo larga duración titulado «Fuego Negro». Un fuego que ha hecho vivir la metamorfosis sonora a su mentora Naty Lane y a su proyecto solista con un disco que sigue recogiendo positivos comentarios, y que en los próximos meses estará mostrando en Santiago. Conversamos con la música sobre su actual devenir.

____________________________________________________________________________

Por Rossana Montalbán M

 

Naty Lane y Hammuravi, su proyecto solista, acaba de estrenar su segundo disco Fuego Negro, recientemente lanzado en Valparaiso en formato presencial tras una espera de meses. El disco ya adelantado por los singles «Limbos» y «La ciudad», propone un sonido etéreo e íntimo que se pasea por momentos de oscuridad y tranquilidad, explorando la dualidad de la propia compositora,  una especie de reflejo sonoro que ha ido recorriendo distintos lugares y roles desde su participación en Fatiga de Material con Álvaro Peña, en su rol de bajista estrella en Adelaida y, actualmente en Hammuravi, su proyecto solista desde hace algunos años.

La dualidad parece ser el eje de la música y de la propuesta de Hammuravi, no solo porque Naty Lane nació bajo el signo solar Géminis, sino por su propio nombre, una variación de la palabra Hammurabi, nombre del primer código de leyes de la antigua Mesopotamia, que a su vez contiene el código del ojo por ojo, diente por diente. «Es un código muy rudo, pero a la vez, fonéticamente es una palabra muy dulce, por lo que me gustó esa dualidad, me identificó y decidí usarla, pero cambiándole la b por la v», nos comenta la música. Esa dualidad encontrada por Naty Lane, parece estar presente en todo, y así ha querido colocarla en su música, oscura como la noche y a ratos luminosa y pacífica cual paisaje recóndito. 

Hammuravi comenzó siendo tu proyecto paralelo, paralelo a tu trabajo en Adelaida, y que estuvo en pausa por un tiempo, pero hoy parece que toma cada vez más fuerza y se está convirtiendo en tu proyecto principal ¿es así? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este proyecto solista?

No denominaría a Hammuravi como mi proyecto principal, ya que he puesto muchísima entrega en el trabajo que he estado realizando con Adelaida desde 2016, pero sí es un proyecto que en estos momentos va al frente en mi vida y prioridades porque me ha permitido progresar como músico. Ha ido tomando fuerza en el último tiempo, explorando nuevas sonoridades, experimentando y tomando riesgos, lo que lo hace muy atractivo en ese sentido. También me ha permitido estar a cargo del barco, lo que no es una tarea fácil, pero que trae cosas muy buenas también, como la libertad absoluta de hacer lo que quiero sin poner mucho reparo en si a la gente le va a gustar o no. Lo defino como un proyecto personal, porque explora espacios íntimos, los que comparto con la gente en forma de canción. 

Hammuravi se formó en el año 2015 con algunas composiciones que hasta ese momento la bajista mantenía guardadas, y que un buen día se animó a mostrar a su compañero de banda, también productor y gestor del sello Hiss Records, Jurel Sónico. Así, comenzaron a trabajar en la gestación de lo que más tarde fue su primer EP llamado Espesura”.  Un resultado determinante para Naty Lane en los caminos artísticos que comenzaría a desarrollar, ya que gracias a ese trabajo de composición y producción, confirmó, consigo misma, su capacidad para hacer música. «me di cuenta que yo también podía hacer canciones y meter mano, aprendí mucho y me ayudó a ampliar mi visión musical a pesar de haber participado como bajista en varias bandas anteriormente.» relata.

¿Cómo fueron naciendo las canciones que componen Fuego Negro?

Este disco tiene canciones que fueron hechas hace varios años y otras que se compusieron el año pasado, en el encierro mismo de la pandemia y con los instrumentos que tenía a mano, ya que a comienzo de año sufrí un accidente, lo que me obligó a refugiarme en la casa de mis padres y estar sin moverme al menos por un par de meses. Solo tenía mi guitarra de palo” y con eso trabajé las maquetas. Al comienzo no sabía bien para dónde iba esto, solo tenía claro que no quería que fueran canciones rockeras o electrónicas, quería hacer algo diferente, y las canciones solitas me fueron mostrando para dónde iba la cosa, así que, teniendo claro este punto, comencé a trabajar en la sonoridad.

¿Cuánto ha cambiado Hammuravi entre su primer trabajo y este nuevo álbum?

Los cambios son bastante perceptibles, ya que el nuevo disco ha sido trabajado lejos del noise, del rock y de las bases electrónicas, manteniendo las sonoridades de las guitarras acústicas, con un mayor trabajo de las cuerdas y de las voces, lo que hace que este nuevo disco sea más reposado, pero no menos intenso.

Hemos visto que has ido trabajando una nueva imagen… parece que Naty Lane se ha convertido en Hammuravi ¿Cuáles fueron tus influencias musicales, artísticas y estéticas para este nuevo disco?

Mucho tiempo rayé con una película que se llama Only lovers left alive”, la cual tiene una banda sonora increíble realizada en su mayor parte por Josef Van Wissem, lo que hizo que me enamorara de las cuerdas mucho más. También creo que hay cosas de R.E.M, de Velvet Underground y de otras que fueron parte de mis raíces. En el aspecto artístico y estético lo quise enfocar tomando aspectos visuales de los 90s, como es el caso de los videoclips Limbos y La Ciudad, centrándome en transmitir una sensación ensoñadora. Y con respecto a mi propia imagen, creo que es un cambio que marca una nueva etapa, juego a potenciar el mostrarme como una nueva persona, este disco es un renacer en todos los aspectos.

Hammuravi estrenó como adelantos del disco, los singles y videoclips  «Limbos» y «La ciudad». Ambos videoclips  fueron grabados en la V región, en Villa Alemana y Quilpué. «Quise hacerlos en estas ciudades ya que el interior”, como le llamamos a esas ciudades, son los lugares donde crecí y me crié, por lo que tienen mucha relación con el disco. El rodaje fue un tanto difícil, ya que el juego de la cuarentena y los permisos limitan tus libertades para transitar, así que tuvimos que adaptarnos y planificar todo a corto plazo y siempre sujeto a posibles cambios de última hora. Afortunadamente, en ambos videos trabajé con Luis González y Danilo Vergara, un equipo pequeño, pero maravilloso, que me ayudó mucho y que estuvo también presente en todo este proceso del disco»

Hablemos de esta metamorfosis sonora ¿De qué nos habla y cómo suena tu Fuego Negro?

Es un disco íntimo, construido en base a guitarras acústicas, percusión, voces y elementos rústicos como sonajeros de uñas de cabra, cascabeles, claves, tormenta, metalófono, etc., que se conectan con estéticas ritualistas, que se relacionan con un nuevo renacer, con canciones que están inspiradas en la aceptación y reconocimiento de situaciones personales, como las relaciones familiares, el amor y las relaciones de pareja, la amistad y sentimientos relacionados con la muerte y la visión de ésta como renovación de la naturaleza.

¿Cómo describirías la experiencia de trabajar de manera solitaria y llevado la dirección de tu proyecto, y no como parte de una banda.?

Si bien es un disco que compuse casi sola en el grueso de las canciones, hay varios músicos invitados que participaron grabando y haciendo arreglos y que ahora son parte de la formación de Hammuravi en vivo. Hacer un disco sola, en mi caso, me permitió realizar las cosas tal y cual me las imaginaba, sin preocuparme mucho si sería bien recibido o si sería escuchado por muchos. Decidí atreverme y experimentar, usar instrumentos rústicos y poco convencionales, hacer lo que yo quería y eso me tiene muy contenta.

SANTIAGO ANDER PRESENTA «BRITPOP. LA VIDA MODERNA ES UNA BASURA» DE MARCOS GENDRE

SANTIAGO ANDER PRESENTA «BRITPOP. LA VIDA MODERNA ES UNA BASURA» DE MARCOS GENDRE

Santiago Ander Editorial presenta «Britpop: la vida moderna es una basura» del autor español Marcos Gendre. El lanzamiento del libro se llevará a cabo este jueves 01 de julio, a través del IG Live de la editorial, con la presencia del autor junto a los periodistas Fernando Mujica, Rossana Montalbán y la conducción de Carlos Reyes.

_____________________________________________________________________________

Continuando con las ediciones de autores y libros españoles, Santiago Ander, regresa con la edición chilena de Britpop. La vida moderna es una basura, del cronista español Marcos Gendre, quien debutó en Chile con el valorado título Joy Division. El fuego helado, editado en 2019 por el sello independiente.

Editado originalmente en 2015, Britpop. La vida moderna es una basura, es un completo recorrido por el auge y caída de la última gran invasión británica registrada en la década de los 90s, conocida como la fiebre Britpop. Con capítulos dedicados a Suede, Oasis, Blur, Pulp, entre otras bandas, y a momentos claves de la movida británica; el cronista español nos conduce por un viaje en el tiempo dedicado a diseccionar el alma del último fenómeno musical y comercial de la década, en un repaso por sus hitos musicales, sus discos y bandas más representativas y sus bochornos más recordados, pero sobre todo, un repaso por su impacto y por la influencia que supuso para posteriores generaciones de bandas y estilos.

Con ilustraciones del artista visual chileno Sergio Córdoba y prólogo de la periodista Rossana Montalbán, Britpop. La vida moderna es una basura, llega a estas tierras como un libro indispensable para revisitar la cultura noventera y rastrear sus repercusiones hasta el día de hoy, tal como reza el prólogo de esta nueva edición chilena: «En Britpop: la vida moderna es una basura, Marcos Gendre nos presenta una mirada aguda y profunda sobre uno de los últimos fenómenos musicales de la década de los ‘90. Un relato descarnado e incisivo que no solo pregunta, sino que también entrega luces sobre cómo se teje un suceso de tales características, y lo hace no solo desde la música, sino también a través de un quirúrgico corte al modus operandi de la prensa especializada y de las nuevas ideas políticas y sociales que tomaron fuerza en la Inglaterra de aquellos días».

Lanzamiento

La cita será el jueves 1 de julio a las 19 hrs. por el IG Live de la editorial instagram.com/santiagoandereditorial. Contará con la participación desde España del autor Marcos Gendre, de la periodista Rossana Montalbán del medio digital Crónica Sonora, quien además es la prologuista del libro; del periodista Fernando Mujica de Radio Futuro, y la conducción de Carlos Reyes, autor y guionista de cómics (Los años de AllendeNosotros los Selk’nam).

Reseñas:

“Un viaje en modo documental hacia las entrañas de este fenómeno typical ‘90. Su desarrollo, contradicciones y posterior mutación en el presente. Sin duda, el gran ensayo que nadie se atrevió a escribir hasta el momento sobre esa época, y la obra más reveladora y polémica de entre todas las llevadas a cabo por Gendre”. LaZancadilla

“Por estas páginas bien documentadas desfilan los inevitables Blur y Oasis, pero también Pulp, Suede, The Auteurs, Boo Radleys o Denim. También se habla del intento de manipulación del movimiento por parte de la clase política (encabezada por Tony Blair) y de bandas de vida fugaz, como Shack, Supergrass, Elastica o Echobelly”. RockOnMagazine

“Posiblemente la mejor crónica de aquel movimiento que descubrió a Blur, Suede u Oasis: Marcos Gendre radiografía con entusiasmo y sensatez lo que de verdad ocurrió durante aquellos días. Términos como “Cool Britania” o “New Wave of The New Wave” fueron impulsados por una prensa que necesitaba crear, a toda costa, una novedosa corriente musical eminentemente británica que le plantara cara al poderoso grunge, y de paso contribuyera a descubrir nuevas estrellas para ser adoradas por la juventud de la época”. WebFahrenheit77

Sobre el autor:

Marcos Gendre (A Coruña, España, 1978) es cofundador del magazine web LaZancadilla. Además, es colaborador de otras publicaciones como Atonal, El Salto y Zona de Obras. También escribe para las revistas Rockdelux, Vinte, Mondosonoro, Leer, Luzes, Panenka y Volata. Actualmente colabora en ruidodefondo.org. Entusiasta caníbal discográfico, Gendre arranca su labor en el ensayo musical mediante el aclamado 200 discos de bolsillo: 1977-91 una historia alternativa en formato pequeño. Con este punto de partida, y tras obras tan sobresalientes como Mánchester. El sonido de la ciudadHüsker Dü. Encrucijada en la cumbreThe Go-Betweens. Necesito dos cabezasBlues de la frontera. Anarquía y libertad de los Amador y Miles Davis. Big Bang oceánico; ahora le llega el turno a Britpop: la vida moderna es una basura, su segunda publicación con Santiago-Ander Editorial, tras Joy Division. El fuego helado, en 2019.

«LIVE AT BAR THE RENÉ» EL NUEVO DISCO EN VIVO DE THE GANJAS

«LIVE AT BAR THE RENÉ» EL NUEVO DISCO EN VIVO DE THE GANJAS

 

«Live at bar de René» es el título del nuevo disco en vivo de The Ganjas, trabajo que registra uno de los últimos y memorables encuentros sobre el escenario con el legendario productor Jack Endino, llevado a cabo una calurosa noche de verano en el mítico bar de Santa Isabel.

El registro en vivo feat. Endino – quien también estuvo a cargo de mezclar y masterizar el disco – acaba de ser publicado en formato CD con arte original, y en formato digital a partir del 25 de este mes, bajo el sello BYM Records. Además, el disco incluye un adelanto del nuevo material de la banda con ‘Listen to the Lion’.

Por Rossana Montalbán M

_____________________________________________________________________________

Corría el verano de 2019 cuando The Ganjas nuevamente se reencontraba con el productor Jack Endino para grabar su séptimo disco de estudio. Un reencuentro que venía a reafirmar la vieja camaradería que la banda y el productor habían forjado luego de trabajar juntos por primera vez para la grabación de su disco Resistance en 2011.

Tras varias visitas a Chile, entre los años 2014 y 2017 para trabajar con la banda y continuar el fuerte lazo musical que los unió, el productor de Nirvana,  Mudhoney, Soundgarden, y fundador de Skin Yard, regresó a la capital a finales del 2018 para retomar las grabaciones de lo que sería el próximo disco de estudio de The Ganjas, «Generation», reprogramado finalmente para el 2022, y donde Endino además de producir participa como guitarrista invitado, elemento que además de reforzar la química y fiato entre él y la banda, dio cabida a distintos momentos de improvisación tocando en formato jam session, logrando matices experimentales en las nuevas composiciones. 

Fue precisamente ese fiato musical el que los llevó a compartir escenario una cálida noche de verano, en el mítico Bar de René, escenario ineludible para el rock independiente y el metal en la capital. Oportunidad en la que la banda llevó a cabo una de sus tantas presentaciones en vivo a tablero vuelto en una concurrida y apretada velada donde se transpiró ruido y psicodelia, esta vez con la presencia de una figura clave para el sonido de Seattle en la década de los 80s y noventas, Endino en cuerpo y alma, Endino el músico, despertando el espíritu dormido de Skin Yard y sacando chispas en una suerte de fraternidad sonora junto a The Ganjas.

Los primeros adelantos del mítico encuentro ahora convertido en disco, son las versiones de dos infaltables del repertorio de la banda santiaguina, ‘Ghost Rider’ y ‘La lluvia no quiere caer’, dos canciones que adelantan el próximo estreno digital del disco, programado para el 25 de junio. En tanto el cd, ya se encuentra disponible desde el 4 de junio a través de Bym Records, con una edición limitada de tan solo trescientas copias disponibles que, prontamente, si los seguidores así lo deciden, y al igual que el show que plasma, pasará a ser otra joya difícil de volver a encontrar.

ARRIBA DEL ESCENARIO: EL LIBRO SOBRE LOS MEGARECITALES EN CHILE

ARRIBA DEL ESCENARIO: EL LIBRO SOBRE LOS MEGARECITALES EN CHILE

«Arriba del Escenario» es el título del libro que reconstruye la historia reciente de la megarecitales en Chile. Una investigación que abarca 30 años de una industria que se ha desarrollado a golpe y porrazo, realizada por las periodistas Claudia Montecinos y Javiera Calderón, publicada por RIL Editores, y que se presenta este miércoles 21 de abril, a las 19 hrs, a través de las redes sociales del libro y la editorial.

__________________________________________________________________

Antes de la pandemia, los conciertos eran el panorama favorito de miles de personas. Todas las semanas artistas internacionales presentaban espectáculos, principalmente en Santiago. Pero, ¿Cómo se profesionalizó esta industria hasta alcanzar el estándar de eventos masivos?

La investigación periodística realizada por Claudia Montecinos y Javiera Calderón recorre la historia de los conciertos masivos, a través de los eventos que cambiaron la industria en sus diferentes formas, como el formato de los shows, el aspecto técnico, el comportamiento de las audiencias y las regulaciones del negocio. Este es el recuento de cómo los megaconciertos llegaron a ser lo que son hoy, y todas las batallas que se libraron en ese proceso.

Desde las presentaciones iniciales, como las de Rod Stewart y Silvio Rodríguez en los años postdictadura, hasta el cambio de formato a los festivales como Lollapalooza y Ruidosa, las periodistas Claudia Montecinos y Javiera Calderón relatan los eventos que determinaron la dirección de esta industria y los analizan en su contexto sociopolítico.

«Arriba del escenario: la historia de los megaconciertos en Chile» recoge testimonios de productores, sonidistas, artistas, periodistas y legisladores, quienes entregan claves para comprender los cambios que ha vivido la industria de los conciertos. El rol de las marcas, el sistema de boletería, la protección al consumidor, la presencia de artistas chilenos, son algunos de los temas que el lector encontrará en estas páginas.

“Como seguidoras de la música en vivo, cuestionamos esta industria y su funcionamiento. Queríamos saber por qué las entradas eran tan caras, quiénes estaban detrás de estas mega producciones, en suma, cómo se gestiona un evento. Por eso, la finalidad de esta investigación es que cualquier persona tenga nociones sobre cómo se mueve este mercado, que tanto poder tiene sobre la relación del fanático con su ídolo”, explican las autoras.

Un libro indispensable para quienes disfrutan del ritual de unirse a miles de desconocidos a escuchar a su artista favorito tocar en vivo, mientras esperan que la música vuelva a sonar por los parlantes del escenario.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO, 21 DE ABRIL, 19HRS

 

«MORFOPUNK» EL REGRESO DE LA AFILADA PLUMA DE POGO.

«MORFOPUNK» EL REGRESO DE LA AFILADA PLUMA DE POGO.

La afilada pluma del músico, vocalista y letrista de Los Peores de Chile, Pogo, regresa en una nueva edición a cargo de Santiago Ander bajo el título «Morfopunk. Historias cotidianas de un futuro inaceptable», un conjunto de relatos urbanos y cotidianos que retratan el correr de los días en un Santiago permanentemente pandémico y distópico, dibujando y diseccionando una virulenta y contaminada realidad que acecha. Un volumen que será presentado este viernes 22 de enero, por los especialistas en cómic Berna Ojeda, Carlos Reyes, la directora del Centro Arte Alameda Roser Fort y el escritor Daniel Hidalgo, desde las 20 hrs, a través del FB LIVE de la editorial

_____________________________________________________________________

Siete intensos y delirantes relatos componen «Morfopunk» la nueva entrega del músico, dibujante y escritor Mario Carneyro, conocido por todos como Pogo, el inconfundible fundador de Los Peores de Chile, nombre impostergable de la música punk local. Bajo su descarnada y detallista lupa, el músico y escritor nos conduce por caóticos, aventureros y lúgubres escenarios en donde su pluma destila y entremezcla los universos paralelos, la imaginación y la vivencia de quien ha ejercido el oficio de reportero, ha vivido la desenfrenada vida del rock and roll y ha cultivado la fascinación por el cómic y la contracultura. Bebiendo de la ciencia ficción y de la literatura distópica de clásicos como 1984 de Orwell, Pogo se aventura en una próxima parada para la humanidad y para la virulenta Santiago de Chile enfrascada en una pandemia sempiterna de rostros permanentemente enmascarados. «Es un recorrido ingrato por un futuro que se ve cada día más cercano. Lo localicé en nuestra ciudad, Santiago, porque me fascina destruir esta atosigante ciudad y reconstruirla después al nivel que se merece. Son una serie de cuentos interconectados, de personas cotidianas, en sus quehaceres diarios en un Santiago quizás no tan irreconocible.» – «Desde pequeño me empapé de literatura fantástica, sobre todo ciencia ficción y anticipación. Este último género siempre me llamó la atención, el de arrastrar el mundo real a situaciones inverosímiles, manteniendo el contexto de espacio-tiempo con la realidad que conocemos. Qué mejor que tomar Santiago de Chile y arrastrarlo a un estado de catástrofe interminable e irremediable. Con un puñado de perdedores que intentan, infructuosamente, salvar sus irrelevantes vidas en una ciudad que expira minuto a minuto. ¿Algún parecido con la realidad nuestra?». Agregó en conversación con sus editores.

Literatura distópica made en Chile. Exquisitos relatos de un inframundo existente en la mente de su autor y aún desconocido para muchos. Relatos interconectados entre sí, cargados de imágenes y referencias de la subcultura como de la cultura pop junto a una prosa que se nutre de la visualidad de las historietas es lo que Pogo propone en «Morfopunk. Historias cotidianas de un futuro inaceptable»- «Quienes se atrevan a husmear en las páginas del libro encontrarán personajes como uno, quizás manejando algún tipo de tecnología todavía inaccesible a nosotros en tiempo actual, pero personajes reconocibles en sus vidas; ambiciones, particularidades, nosotros mismos empujados a un agonizante siglo XXII sin que nadie se los preguntara.» (lee entrevista completa)

RESEÑA CONTRATAPA

Morfopunk. Historias cotidianas de un futuro inaceptable

Pogo (músico, dibujante, escritor) crea una desalentadora mirada a un futuro cada vez más probable desde nuestro 18 de octubre de 2019 y del virus que hoy asola a todo el mundo.

«Sus relatos son afilados como dagas. Se interconectan como rizomas, componiendo un fractal de SantiagoPaís, desplegando su cargamento como bombas de racimo sobre la pantomima existencial de sus personajes. En esta distopía gris y sucia, el mar es una sopa muerta; la lluvia ácida puede disolver tu traje protector y el aire contaminado puede matarte en minutos si no usas tu máscara Complex, o podrías morir a causa de los virus mortales o de alguna de las tantas nuevas enfermedades incurables, o acabar vaporizado en un enfrentamiento entre los Cholombianos, los Punkamauris y la Milicia. Si tienes suerte, una noche cualquiera hasta podrías bailar en una stroc bajo el influjo musical del máximo morfopunk: Kultrum de Nox.

Sumérgete en este universo delirante. No tienes alternativa, porque el mundo, tal como lo conociste, se diluye hoy ante tus ojos. Entra en estas páginas porque nadie sabe cómo será el futuro (si es que hay). Respira su atmósfera porque ya casi eres un klúster o uno de los morfopunks de Pogo. Lee atentamente este manual de instrucciones. Aprende a sobrevivir en el no-futuro que te alcanza. Y recuerda: Este libro está hecho para tu seguridad. Que lo que viene te sea leve… Si sobrevives.» Carlos Reyes G. (Guionista de cómics)

Preventa: Morfopacks